Euzhan Palcy Euzhan Palcy

35 years ago, a woman made history in the Cannes festival, winning the first César in its history, awarded to a Black filmmaker with her first feature film “Sugar Cane Alley”, portraying the French Caribbean condition in the 30s, in a post-slavery plantation in Martinique, adapting to the screen Joseph Zobel’s, semi-autobiographical novel “La Rue Cases Nègres”.

A year after, winning the Silver Lion in the Venice festival and the film granted the 76 years old actress Darling Legitimus, the Golden Lion for Best Actress. In total, this mesmerizing acclaimed debut feature won 17 international awards, adding to its track record in 1985, the Black Filmmakers Hall of Fame Award.

As we were told in the last few months, in several newspapers and international press, a New York times article was stating as well that may 2019, would be an iconic moment in the last 72 years of Cannes film festival, because of “The First Black Woman to compete at Cannes Festival”, as a director and since then Mati Diop has won the grand Prix this year, and we are overflowed with international media attention, calling her ”The first Black woman to win a César in Cannes”.

I wouldn’t mind, if it was true as an Afro-Caribbean French woman myself, but sadly enough, this is a typical sign of decline for something which can bearly be called journalism today, no matter how prestigious the source might be.
The funny thing is, the film earned the Caribbean director impressive reviews from the New York Times, in 1984.

I perceive an underlying will to erase the past in favor of today’s latest uprising flavor of the moment.
I would ask, why is it that one destiny must necessarily smother another?
What really puzzles me here, is the incredible amount of international attention given to the matter prior to the competition.
It really looks like a well orchestrated marketing campaign, to clean a certain French agenda in a very chaotic political context, after the #OscarsSoWhite campaign which is still relevant today and last year collective manifest “Noire n’est pas mon métier”.

Euzhan Palcy will always be our first groundbreaking French Black female director. The first Black woman filmmaker to be so honoured in history, a living icon for our Caribbean and Black communities.
She’s one of the most prominent female figure who has changed the history of cinema, and she’s part of a very little circle of women who have revolutionised Hollywood. The British Film Institute ranked her among the top three of the 100 Most Iconic Black Screen Icons of the last 100 years, in both female and director categories.

But, she has not always enjoyed the recognition that she deserves in her home country or on the international scene.
In France, where a palpable absence of French Black actors and filmmakers on and behind the silver screen, is revealing the clear panorama of a segregated sector. Her struggles to practice her craft in the film industry must have been the undeniable context found in any occidental country, for a Black woman navigating in a cutthroat, patriarchal, elitist, art environment; inevitably conforming to being the token one.

She has been on the forefront, with her feature length productions to portray the Black experience in French cinema, to centre her work on social justice, against apartheid risking her own life, reinventing the narrative of Blackness on screens worldwide and in the French context exposing the legacy of colonial agenda.
She has been the first of her category as a Black woman and director in everything she has touched in her early career, being the precursor in every way to a new wave of international Black women directors.
She has been an idealist in pursuit of growth, fighting the system ever since she entered the film industry, making it a lifelong ambition turned into mission..

quote_down.png

She has been the first of her category as a Black woman and director in everything she has touched in her early career, being the precursor in every way to a new wave of international Black women directors.

She has been an idealist in pursuit of growth, fighting the system ever since she entered the film industry, making it a lifelong ambition turned into mission…

quote_up.png

The daughter of a feminist father, her convictions and talent were supported and praised from her early beginnings, thanks to a proud father of 6, encouraging her curiosity and means to write and explore her potentiality.
Turning 13, she received a gift from her mother, a Joseph Zobel’s novel ”La Rue Cases Nègres”.
“I had a culture shock, because at school we never talked about our culture,” she recalls.
Her father defended her wish to become a filmmaker, stating that Martinique didn’t have any and she could become the first one, in a very progressive attitude not very common at the time.

She left Martinique for Paris in 1975 to earn a master’s degree in French Literature, in theatre at the Sorbonne, a D.E.A. in Art and Archeology and a film degree (specializing in cinematography) from the renowned Louis Lumière School of Cinema.
She learned about filmmaking being grounded enough and knowing exactly who she was and where she was coming from.

She couldn’t bear the actual portrayal of Black people on screens, which was a seldom occurrence in those days, the depiction of Black bodies barely characters would have them, being degraded, mocked and dehumanised. Being very vocal and upset about it with her family, her grandmother would tell her that she had 5 minutes to complain about something and a second to take action, so what would she do to change it.
Someone who helped as well, to channel so much frustration and anger into something else, was her spiritual father Aimé Césaire who used to call her his little warrior. He was one of the founder of the Négritude movement with Léopold Sedar Senghor and Leon Damas.
At the core of this intellectual movement the belief was “I am a Negro, therefore I exist.”

Through a childhood friend, she made a connection with Francois Truffaut who read her script and the legendary French New Wave film director, screenwriter, producer, actor, and film critic, became her mentor, with his encouragement it was in Paris that she completed her film debut in 1983 at the tender age of 25.
It was the first movie ever made about French West Indies history.
After seeing Palcy’s impressive debut, Robert Redford hand picked her to attend the 1984 Sundance Director’s Lab, becoming her “American Godfather”.
Maya Angelou became a big figure, a Godmother in her life after her move to work in Hollywood. One of her Godmother’s powerful affirmation was “There is no greater agony than bearing an untold story inside you” to which she added “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will not forget how you made them feel.”
M. Angelou made her understand that she had to keep going, keep fighting and her anger was her fuel, which had to be transformed into a creative pulse, to make her transcend herself through her work.

On her next project Euzhan Palcy knew, she wanted to make a film about South Africa, to give a voice to the oppressed from the Black characters point of view.
After meeting a producer at Warner Brothers in 1986, the director worked to transform Andre Brink anti-apartheid novel “A Dry White Season” into a political thriller.
The project was dropped by Warner Bros as it was seen as a déjà-vu, being a second release on the subject, 2 years after “Cry Freedom”, it was then taken on board by MGM.

As she explained her motives to choose this topic, the director went to South Africa when the struggle and resistance were very tough, to raise awareness about South African social injustices, to question the political context, the system, and she admitted “she could have died 20 times over”, looking for the truth.
She was so passionate about creating an accurate story, narrating the reality of apartheid, that she risked her life entering undercover in South Africa. She travelled to the African country, defying the special section of the apartheid regime with the help of Dr Nthato Motlana, Nelson Mandela’s personal physician and friend, who smuggled her into Soweto undercover. Dr Motlana introduced her to the people of Soweto township while she lured the South African secret services posing as a recording artist, to research the riots.
She regularly received death-threats from apartheid supporters, enraged by this powerful testimony about resistance against racial segregation.

Euzhan Palcy went back to making unbelievable history yet again, becoming the first filmmaker of her kind, going against all odds to direct a Hollywood movie produced by a major studio, as well as the only woman who succeeded in directing an anti-apartheid motion picture during the apartheid era.
The feature film has an impressive cast with Donald Sutherland, Susan Sarandon, Marlon Brando and South African actor Zakes Mokae.
Marlon Brando was so moved by the project, and her commitment for social change, against injustice and state racism that he came out of a self-imposed retirement, agreeing to do the film, but to work for union scale, a pittance compared to his normal fee.
The story focuses on the social movements of South Africa and the Soweto riots, giving back humanity to the oppressed Black population, putting the politics of apartheid into meaningful human terms.
She convinced the studio to hire an all South African Black cast rather than well-known Afro-American actors. 
Much of the film was shot in Harare, Zimbabwe; many of the White police officers in the film were political exiles from South Africa.
She was revolutionising the industry on her own, this time making history in Hollywood.
Later she said about MGM “they gave me everything I asked for..
I will never forget that.”

Euzhan Palcy was awarded for her excellent contribution to the liberation struggle by exposing from within the South African social injustices, helping the revolution against apartheid to be placed on the world map and under international scrutiny. The film was banned from screenings in the country while it has exposed the country oppressive regime on a global scale.
“A Dry White Season” became the last film against apartheid, the last straw as I would put it, before Nelson Mandela’s liberation in 1990.
Marlon Brando’s performance in the movie earned him an Academy Award nomination, a Golden Globes nomination as well as a BAFTA Award nomination for Best Supporting Actor, and he finally received the Best Actor Award at the Tokyo Film Festival in 1989.
E. Palcy received the “Orson Welles Award” in Los Angeles, for her outstanding cinematic achievement.
She was granted an interview with the new elected President Nelson Mandela in May 1995. In 2015, she was awarded with the Sabela International Recognition Award in South Africa.

A-Dry-White-Season.jpg

 Euzhan Palcy took the storytelling to a more humorous and lively turn, to show her native Martinique with “Siméon” in 1992, a musical fairy tale set between the Caribbean and Paris, with Kassav the Godfathers of Zouk, she premiered with this Caribbean musical genre, innovating technically yet again, making the first French film to have CGI special effects. The movie won the Silver Raven Award at the Brussels International Fantasy Film Festival and the Public award in Philadelphia.

Then, she worked on a three-part documentary called “Aimé Césaire, A Voice For History” in 1994, depicting the philosopher, poet and playwright, making a very hard critic on French colonialism. This feature length project received numerous awards and international critical acclaim.

Some of her later works include a directed and produced real life tale for ABC Studios, “Ruby Bridges” in 1998. A compelling story about a New Orleans girl who was the first to integrate the public school system in segregated America.
She went on to direct ”The Killing Yard” in 2001, a drama based on the true events surrounding the 1971 Attica prison uprising which had an indelible impact on the American prison system and jury process.
The film received the American Bar Association Silver Gavel Award for “Best Film About Justice”

She made another documentary, “West Indian Dissents” in 2006, narrated by Gérard Depardieu, stepping away furthermore from mainstream cinema. She revealed the important role played by 5000 French Antillean fighters barely out of puberty, during the second World War. An almost forgotten Caribbean opposition movement, answering the General de Gaulle’s call against Vichy regime. She depicted a part of French Black history never told or recognised, where colonised subjects were risking their lives for a freedom that was not there’s to enjoy.

“The Brides of Bourbon Island” in 2007 is an historical seventeenth century epic adventure where three women survive the boat journey from France to Reunion, another of France’s overseas territories, to be forced to marry, in the colonialist context where love is forbidden between the coloniser and the colonised.

She produced Molly a short film in 2011, following a young disabled Senegalese filmmaker, Molly Kane, presented in Cannes Film Festival. It was another way to show her support for the younger generation and her humanitarian engagement.

Today Euzhan Palcy still has this burning desire to do more, because she admits she couldn’t do it all, being so relentless about doing it her own way, going against the grain in Hollywood, even going as far as turning down a Spielberg movie proposition.
She had to exile herself and her talent, in order to liberate herself from the constraint of French institutionalised racism, but for a very long time the studios wouldn’t go with her vision where the story line and the characters were Black.
She was told that characterising Blackness the way she understood it and wanted, was not bankable in Hollywood.
She believes she must have paid a high price, to pave the way for the new generation to come, people like Ava DuVernay or Shonda Rhimes have her as an inspiration today.

quote_down.png

She’s definitely open to the world, to new and different ideas but not letting anybody or anything changes her essence in the slightest.

Cinema as she sees it, can be a very powerful tool to destroy or to the contrary ennoble, what interests her the most is, its given capacity to enable emancipation, evolution, artistic growth through exploration and discovery.

quote_up.png

Her persistence to refuse the White stories narrative, turning down so many offered projects, has been a constant in her career, as she didn’t want to take part in an industry which denies the Black existence.
She’s quite certain about what makes her unique, her resilience and honesty because she would never compromise her integrity and body of work.
She’s definitely open to the world, to new and different ideas but not letting anybody or anything changes her essence in the slightest.
Cinema as she sees it, can be a very powerful tool to destroy or to the contrary ennoble, what interests her the most is, its given capacity to enable emancipation, evolution, artistic growth through exploration and discovery.

Today, storytelling through images has changed, thanks to new technology and mobile phones. There is no more need to go and find funding, with imagination and skills, and diffusion through social media, the following is huge and immediate. This is the way, the industry today find the new talents, funding their future projects.
However, the downside of this new phenomenon, becoming from one day to the next, an artist or calling yourself a filmmaker overnight, is the erasure of the previous generation, the value of their work and the ongoing fight they laid.
The industry has fallen into the trap of ageism as well, erasing yesterday pioneers, it has fallen into a certain ignorance and lack of respect for those who made it possible, the ones who had to bleed for the miracle to happen.

She encourages today’s youth, to capture their parents, grandparents and the older generation, through their lenses. To learn from them and their experiences, about their culture and identity, about their history.
She has this advice to offer to a younger generation, which is to represent their own people, to create their own collective imaginary, their own culture and stories, not to fall into other people’s agendas,  selling out for the commercial route, signing out what’s theirs.
She wants this generation to be aware of cultural appropriation which is the danger of the single story, told by people who are foreign to the identity and culture portrayed, consumed or assimilated; twisting reality and perceptions into a surrealist offering, far from the richness of authenticity.

To conclude, what started as a critical note from someone who’s not a journalist, I’m quite happy about this incredible journey through this acclaimed body of work, a felt tribute to a living legend from my little window.
I will say without the shadow of a doubt that our collective memory and past history, can’t be that easily lost and forgotten, losing so much greatness, talent, and resilience.

You may think that I might be a bit stubborn but may I insist as well, as a finishing note, on the fact that Euzhan Palcy was given a tribute by Cannes Film Festival in 2011 and ”Simeón”filmed in 1992 was in Cannes Classics official selection in 2013.

Euzhan Palcy Euzhan Palcy

Hace exactamente 35 años, la primera mujer Negra, hizo historia, revolucionando el festival de Cannes, ganando el primer César de su historia, otorgado a una cineasta Afrodescendiente con su primer largometraje “Calle Cabañas Negras”, una adaptación cinematográfica de la novela semiautobiográfica de Joseph Zobel, retratando la condición de la población Negra del Caribe Francés en los años 30, periodo posterior a la esclavitud en el corazón de una plantación.

Justo un año después de haber sido galardonada con el León de plata en el Festival de Venecia, además la película otorgó a la actriz Darling Legitimus, de 76 años de edad, el León de Oro a la mejor actriz. En total, esta aclamada y fascinante función de debut ganó 17 premios internacionales, sumando a su trayectoria el Premio Black Filmmakers Hall of Fame, en 1985.

En los últimos meses, hemos sido bombardeados por la prensa internacional, con varios periódicos y un artículo del New York Times, también confirmó que debíamos prepararnos para recibir un mes de mayo 2019, como un momento emblemático en los últimos 72 años de historia del Festival de Cine de Cannes, gracias a la llegada de “La primera Mujer Negra compitiendo en el Festival”, como directora, desde entonces, Mati Diop ha ganado el Gran Premio de este año y estamos sobrepasados con la atención de los medios internacionales, llamándola “La primera mujer Negra a ganar un Cesar en Cannes”.

En principio, siendo yo misma AfroCaribeña y Francesa, no me importaría en absoluto, todo lo contrario.
La dificultad surge, cuándo una se da cuenta que la noticia es falsa. Lamentablemente, esta es una señal típica de declive de lo que todavía intentamos llamar periodismo hoy en día, sin importar cuán prestigiosa pueda ser la fuente. Curiosamente, el propio New York Times, elogió con impresionantes críticas la directora Euzhan Palcy por su primera película en 1984.

Percibo una voluntad subyacente de borrar el pasado en favor de la novedad del momento. Lo que me hace preguntarme, ¿por qué es que un destino debe necesariamente sofocar a otro?
Lo que me desconcierta aquí, es la sobreexposición mediática de ámbito internacional que se dio a la protagonista antes del concurso, como si los dados habían sido lanzados con antelación.
Realmente, parece una campaña de marketing sofisticada y bien orquestada, para limpiar la imagen de cierta Francia en un contexto político muy caótico, posterior a un discurso acordado a la campaña #OscarsSoWhite, que sigue siendo relevante hoy, además del manifiesto colectivo “Ser Negra no es mi trabajo”, visto en la croisette el año pasado.

El nombre de Euzhan Palcy, siempre será sinónimo de nuestra primera directora Negra innovadora y revolucionaria. La primera mujer cineasta Negra tan honrada y decorada en la historia contemporánea, un ícono viviente para nuestras comunidades Caribeñas y Afrodescendientes.
Ella es una de las figuras femeninas más destacadas que ha cambiado la historia del cine, y forma parte de un círculo muy pequeño de mujeres que han revolucionado Hollywood. El British Film Institute la clasificó entre los tres primeros, de los 100 iconos Negros del mundo audiovisual, más simbólicos de los últimos 100 años, como mujer y directora.

Lamentablemente, no siempre ha disfrutado del reconocimiento que merece en su país de origen o en la escena internacional.
En Francia, donde la ausencia de actores y cineastas Negros es palpable, detrás y delante de la gran pantalla, este hecho revela, claramente el panorama inequívoco de un sector donde la jerarquía racial es dominante. Sus constantes luchas por practicar su oficio en la industria del cine, son el reflejo innegable de un contexto que encontramos en cualquier país occidental, para una mujer Negra navegando en un entorno despiadado, patriarcal, artístico y elitista ; ajustándose inevitablemente a ser la imagen tokenizada, la excepción que confirma la regla.

Siempre, ha estado a la vanguardia, a través de sus largometrajes, retratando la experiencia Negra en el cine francés, enfocando su trabajo en la justicia social, contra el apartheid, arriesgando incluso su propia vida. Reinventando la narrativa de la Negritud dándole vida en las pantallas de todo el mundo y en el contexto francés, exponiendo el legado de una herencia poscolonial. Ha sido la primera de su categoría como mujer y directora Negra en todo lo que ha tocado en su inicio de carrera, siendo precursora, en todos los sentidos, de una nueva ola internacional de mujeres Negras directoras. Una idealista en constante búsqueda de evolución, luchando contra el sistema desde que ingresó en la industria audiovisual, dónde la ambición de una vida se convirtió en misión.

Es la hija de un padre feminista, sus convicciones y su talento fueron apoyados y elogiados desde sus inicios, gracias a un orgulloso padre de 6 hijos, que alentó su curiosidad, sus dones de escritura y exploración de su potencial creativo.
A los 13 años, recibió la novela de Joseph Zobel “La Rue Cases Nègres”, regalado por su madre.
“Tuve un choque cultural, porque en la escuela nunca hablamos de nuestra cultura”, recuerda.
Su padre defendió su deseo de convertirse en cineasta, afirmando que Martinica no tenía ninguno y que ella podría convertirse en la primera, en una actitud muy progresista no muy común en esa época.

Salió de Martinica para París en 1975 para obtener una maestría en literatura francesa y de teatro, en la Sorbona, una licenciatura en arte y arqueología y se graduó en la famosa escuela de cine Louis Lumière, especializándose en dirección de fotografía. Se formó con los dos pies suficientemente arraigados en la tierra, sabiendo quien era y de dónde venía.

En ese momento, apenas podía soportar las escasas apariciones de personajes Negros en la gran pantalla, porque estaban reducidos a cuerpos Negros, denigrados, ridiculizados, deshumanizados.
Estando muy molesta, desahogándose con su familia, su abuela le diría que tenía 5 minutos para quejarse, un segundo para actuar, así que ¿qué haría al respeto para cambiarlo?
Alguien que también ayudó, para canalizar tanta frustración e ira en algo más, fue su padre espiritual Aimé Césaire, que solía llamarla su pequeña guerrera. Fue uno de los fundadores del movimiento de la Négritude con Léopold Sedar Senghor y Léon Damas. En el núcleo de este movimiento intelectual, la creencia era
“Yo Soy Negro, luego existo”.

A través de una amiga de la infancia, cuando todavía se encontraba en Martinica, conoció y creó vínculo con François Truffaut, quien leyó su guión. El legendario director de cine de la Nouvelle Vague, guionista, productor, actor y crítico de cine, se convirtió en su mentor. Acompañada por estos estímulos, Euzhan Palcy realizó su primer largometraje en París en 1983, a la tierna edad de 25 años. Fue la primera película que se hizo sobre la historia de las Antillas francesas.
Después de ver el impresionante debut de Palcy, Robert Redford la eligió para asistir al Laboratorio de Directores del Festival Sundance en 1984, convirtiéndose en su padrino Estadounidense.
También, Maya Angelou se volvió una gran figura, una madrina en su vida tras mudarse para trabajar en Hollywood. Una de sus poderosas afirmaciones que la marcó fue :
“No hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti”, a lo que agregó : “Aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente no olvidará como hiciste que se sintieran”.
M. Angelou le hizo consciente de la importancia de su lucha, que tenía que seguir adelante, seguir luchando y su ira era su combustible, esta energía debería transformarse en un impulso creativo, para que trascendiera a través de su obra.

Euzhan Palcy ya sabía lo que quería retratar para su siguiente proyecto, una película sobre Sudáfrica, para dar voz a los oprimidos desde el punto de vista de los personajes Negros.
Después de conocer a una productora de Warner Brothers en 1986, la directora trabajó para transformar la novela de Andre Brink en contra del apartheid, “A Dry White Season”, en un thriller político.
El proyecto fue abandonado por Warner Bros, ya que fue considerado como un déjà vu, al ser una segunda propuesta sobre el contexto Africano, 2 años después de “Cry Freedom”, pero el proyecto fue rescatado y respaldado por MGM.

Mientras, explicaba sus motivaciones para elegir esta temática, la directora relata que viajó a Sudáfrica cuando la lucha y la resistencia eran muy duras, para crear conciencia sobre las injusticias sociales Sudafricanas, para cuestionar el contexto político, el sistema y admitió que “podría haber muerto 20 veces”, en busca de la verdad.
Le apasionaba tanto crear una narrativa rigurosa, contando la realidad del apartheid, que arriesgó su vida para entrar clandestinamente en Sudáfrica. Viajó al país Africano, desafiando a la sección especial del régimen con la ayuda del Dr. Nthato Motlana, médico personal y amigo de Nelson Mandela, quien la introdujo en Soweto. El médico le presentó a la gente del municipio de Soweto, mientras engañaba a los servicios secretos haciéndose pasar por una vocalista, investigando a la vez los disturbios.
Recibió regularmente amenazas de muerte de partidarios del régimen, enfurecidos por este poderoso testimonio sobre la resistencia contra la segregación racial.

Euzhan Palcy otra vez más, volvió a hacer increíblemente historia, convirtiéndose en la primera cineasta de su clase, yendo contra todo pronóstico, a dirigir una película de Hollywood producida por un estudio importante, así como la única mujer que logró dirigir una película anti-apartheid durante la época del régimen segregacionista, siendo mujer Negra además.
Este excepcional largometraje tiene un reparto impresionante con Donald Sutherland, Susan Sarandon, Marlon Brando y el actor SudAfricano Zakes Mokae.
Marlon Brando se sintió tan conmovido por el proyecto y su compromiso con el cambio social, contra la injusticia y el racismo estatal que salió de un retiro auto-impuesto, aceptando hacer la película, pero trabajando a escala sindical, una miseria en comparación con su tarifa habitual.
El guión se centra en los movimientos sociales de Sudáfrica y en los disturbios de Soweto, devolviendo humanidad a la población Negra oprimida, y reflejando el impacto real de la política del apartheid.
Convenció al estudio para contratar a todo un elenco de actores Negros Sudafricanos, en lugar actores famosos Afroamericanos.
Gran parte de la película fue filmada en Harare, Zimbabwe ; muchos de los policías Blancos en la película eran exiliados políticos de Sudáfrica.
Revolucionó por cuenta propia la industria, esta vez haciendo historia en Hollywood.
Más tarde, dijo acerca de MGM :
“Me dieron todo lo que pedí…Nunca olvidaré eso.”

Euzhan Palcy fue galardonada por su excelente contribución a la lucha por la liberación, al exponer desde dentro las injusticias sociales Sudafricanas, ayudando a que la revolución contra el apartheid se incluyera en el mapa mundial y bajo el escrutinio internacional. Se prohibió la proyección en el país mientras expuso el régimen opresivo a escala global.
“Una árida Estación Blanca” se convirtió en la última película en contra el apartheid, el último golpe de gracia como diría, antes de la liberación de Nelson Mandela en 1990.
La actuación de Marlon Brando en la película le valió una nominación al Oscar, una nominación a los Globos de Oro y una nominación al Premio BAFTA al Mejor Actor Secundario, y finalmente recibió el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Tokio en 1989.
E. Palcy recibió el Premio Orson Welles en Los Ángeles, por su destacado logro cinematográfico.
Se le concedió una entrevista con el nuevo presidente electo Nelson Mandela en mayo de 1995. En 2015, recibió el Premio de Reconocimiento Internacional Sabela en Sudáfrica.

La cineasta dio un giro más divertido y animado, para mostrar su nativa Martinica con “Siméon” en 1992, un cuento de hadas musical ambientado entre el Caribe y París, con Kassav, los padres fundadores del Zouk, se estrenó con este nuevo género musical caribeño, innovando técnicamente una vez más, haciendo la primera película francesa que tuvo efectos especiales CGI. La película ganó el Premio Silver Raven en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas y el premio del Público en Filadelfia.

Luego, en 1994, trabajó en una trilogía documental biográfica en homenaje a “Aimé Césaire, Una Voz Para La Historia”, retratando al filósofo, poeta, dramaturgo y político, aprovechando la ocasión para hacer una crítica muy dura sobre el colonialismo francés. Ahora una obra de referencia, este documental ha recibido numerosos premios y ha sido aclamado por críticos internacionales.

Algunos de sus trabajos posteriores incluyen, un relato basado en hechos reales, dirigido y producido para ABC Studios, “Ruby Bridges” en 1998. Una poderosa historia sobre una niña de Nueva Orleans que fue la primera en integrar el sistema de escuelas públicas en una América segregada.
Continuó dirigiendo “The Killing Yard” en 2001, un drama basado en los verdaderos acontecimientos que rodearon el levantamiento de la prisión de Attica en 1971, que tuvo un impacto indeleble en el sistema penitenciario estadounidense y en el proceso del judicial. La película recibió el Premio Silver Gavel de la American Bar Association por Mejor Película Sobre Justicia.

En 2006, realizó otro documental “The Journey Of The Dissidents”, narrado por Gérard Depardieu, alejándose cada vez más del cine convencional. Reveló a través de este testimonio histórico, el importante papel desempeñado por 5000 combatientes Antillanos franceses, que apenas superaban la pubertad, durante la Segunda Guerra Mundial. Un movimiento de oposición caribeño casi olvidado, que respondió a la convocatoria del general de Gaulle contra el régimen de Vichy. Sirve de documento para una parte de la historia Negra francesa, nunca contada o reconocida, donde los sujetos colonizados arriesgaban sus vidas por una libertad que no podían disfrutar o poseer.

“Las Novias de la Isla de Bourbon”, en 2007, es una aventura épica histórica del siglo XVII en la que tres mujeres sobreviven la travesía en barco de Francia a la Reunión, otro de los territorios de ultramar de Francia, dónde deben someterse al matrimonio forzado, en el contexto colonialista donde el amor está prohibido entre colonizador y colonizado.

En 2011, produjo el cortometraje “Molly”, presentado en el Festival de Cine de Cannes, siguiendo a una joven cineasta Senegalesa discapacitada, Molly Kane. Era otra manera de mostrar su apoyo a la joven generación y su reconocido compromiso humanitario.

Hoy día, Euzhan Palcy todavía posee este ardiente deseo de hacer más, porque admite que no pudo hacerlo todo, siendo tan implacable al hacerlo todo a su manera, yendo a contracorriente en Hollywood, incluso llegando a rechazar una proposición de película de Steven Spielberg.
Tuvo que exiliarse a sí misma y a su talento para liberarse de la restricción del racismo institucionalizado en Francia, pero durante mucho tiempo los estudios hollywoodienses no seguirían su visión, donde la trama y los personajes eran Negros. Le comentaron que su caracterización de la Negritud, su forma de entenderlo y expresarlo, no era comercial o rentable en Hollywood.
Ella siente que debe haber pagado un alto precio, para allanar el camino para una nueva generación. Directoras como Ava DuVernay o Shonda Rhimes la tienen como fuente de inspiración hoy.

Su persistencia en negarse a exponer la narrativa de un contexto occidental representado por personajes Blancos, rechazando propuestas tras propuestas de proyectos ofrecidos, ha sido una constante en su carrera, ya que no quería participar en una industria que niega la existencia de una experiencia Negra, comprometiendo sus creencias para forma parte del sector cinematográfico.
Está bastante segura de lo que la hace única, su resiliencia y honestidad, porque ella nunca comprometería su integridad y cuerpo de trabajo.
Definitivamente está abierta al mundo, a ideas nuevas y diferentes, pero no deja que nadie ni nada cambie su esencia en lo más mínimo.
El cine tal como lo ve, puede ser una herramienta muy poderosa para destruir o, por el contrario, ennoblecer. Lo que más le interesa del séptimo arte, es el medio que le permite la emancipación, la evolución, el crecimiento artístico a través de la exploración y el descubrimiento.

Hoy en día, la narración visual ha cambiado, gracias a las nuevas tecnologías y los teléfonos móviles. Ya no hay necesidad de buscar fondos, con imaginación y habilidades, y difusión a través de las redes sociales, el impacto y el seguimiento son inmediatos. Este es el camino emprendido por la industria de hoy para encontrar los nuevos talentos financiando sus proyectos futuros.
Sin embargo, la otra cara de esta moneda de este nuevo fenómeno, cuando la gente se convierte en artista de un día para otro, autoproclamándose cineasta de la noche a la mañana, es la desaparición de la generación anterior, del valor de su trabajo y la lucha que han emprendido.
La industria también ha caído en la trampa del edadismo, borrando de un plumazo los pioneros del ayer, se perpetúa en una cierta ignorancia y falta de respeto hacia aquellos que lo hicieron posible, los que tuvieron que sangrar para que el milagro sucediera.

Ella alienta a los jóvenes de hoy, a capturar a través del objetivo a sus padres, abuelos y la generación anterior, para aprender de la fuente y de sus experiencias, sobre su cultura e identidad, sobre su historia, para encontrarse en ellos.
Tiene este consejo para ofrecer a una generación más joven, se trata de representar a su propia gente, crear su propio imaginario colectivo, su propia cultura e narrativas contemporáneas. Se trata de no caer en las agendas ajenas, de no perderse vendiéndose por razones comerciales, firmando para ser singularizado.
Quiere que esta generación sea consciente de la apropiación cultural, del peligro de la historia única, contada por otras personas ajenas a la identidad y la cultura retratadas, consumidas o asimiladas; torciendo la realidad en percepciones surrealistas, lejanas de la riqueza de la autenticidad.

Para concluir lo que comenzó como una nota crítica de alguien que no es periodista, estoy bastante satisfecha con este increíble viaje a través de este cuerpo de trabajo aclamado, un fiel tributo a una leyenda viviente desde mi pequeña ventana.
Diré, sin lugar a dudas, que nuestra memoria colectiva y nuestra pasado histórico, no pueden perderse ni olvidarse tan fácilmente, perdiendo tanta grandeza, talento y resistencia.

Pueden pensar que soy un poco terca, pero debo insistir, como nota final, en el hecho de que Euzhan Palcy recibió un homenaje en el Festival de Cine de Cannes en 2011 y que “Simeón”, película filmada en 1992, estuvo en la Selección de películas clásicas del Festival de Cannes en 2013.

Fuente: https://www.euzhanpalcy.net/about

Euzhan Palcy Euzhan Palcy

Il y a exactement 35 ans, la première femme Noire cinéaste, révolutionnait l’histoire du festival de Cannes, récompensée pour son premier long métrage « La Rue Cases Nègres », adaptation à l’écran du roman semi-autobiographique de Joseph Zobel, dévoilant la condition Noire des Antilles dans les années 30, période post-esclavagiste en plein cœur d’une plantation Martiniquaise.

Tout juste un an après avoir remporté le Lion d’Argent au festival de Venise et accordé à l’actrice Darling Legitimus, alors âgée de 76 ans, le Lion d’Or pour la meilleure actrice. Au total, ce premier long métrage a remporté 17 prix internationaux, ajoutant à son palmarès en 1985, le prix de la gloire des réalisateurs Noirs.

Ces derniers mois, nous avons été bombardés par la presse internationale, et un article du New York Times nous confirmait, qu’il fallait nous préparer à un mois de mai 2019 qui serait un moment emblématique, des 72 dernières années du festival de Cannes, grâce à l’arrivée de “La première femme Noire au festival”, en tant que réalisatrice depuis lors, Mati Diop a remporté le grand prix de cette année; nous sommes donc submergés par les médias internationaux qui la surnomment “La première Femme Noire à avoir remporté un César à Cannes”.

En principe, étant moi-même Afro-Caribéenne, cette nouvelle ne devrait dans l’absolu me déranger, tout au contraire. La difficulté survient lorsqu’on se rend compte qu’il s’agit d’une fausse actualité. C’est malheureusement, un signe du déclin de ce qu’on essaye encore d’appeler du journalisme aujourd’hui, quelle que soit l’importance de la source d’origine.
Curieusement, le New York Times en 1984 avait fait une critique élogieuse d’ Euzhan Palcy et de son premier film.

J’ai la sensation, d’une volonté sous-jacente d’effacer le passé au profit de la nouveauté du jour.
Pourquoi un destin doit nécessairement en occulter un autre ?
Ce qui me laisse perplexe dans ce cas, c’est la surexposition médiatique et internationale accordée à la protagoniste avant la compétition, comme si les dés avaient déjà été lancés d’avance.
J’observe une campagne de marketing sophistiquée et extrêmement bien orchestrée, pour assainir l’image de marque d’une certaine France, dans un contexte politique très chaotique, dans le sillage d’un discours convenu et postérieur à la campagne Hollywoodienne #OscarsSoWhite qui est toujours d’actualité, en plus du manifeste collectif « Noire n’est pas mon métier », vu sur la Croisette l’année dernière.

Euzhan Palcy sera toujours synonyme de réalisatrice Noire, novatrice et révolutionnaire. La première cinéaste Noire à avoir été aussi honorée et décorée dans l’histoire contemporaine, une icône vivante pour nos communautés Caribéennes et Afro-Descendantes.
Elle est l’une des personnalités féminines, les plus en vue qui a changé l’histoire du cinéma et fait partie d’un très petit cercle de femmes qui ont révolutionné Hollywood. Le British Film Institute, l’a classée parmi les trois meilleures des 100 icônes Noires, les plus emblématiques du monde audiovisuel au cours des 100 dernières années.

Malheureusement, elle n’a pas toujours bénéficié de la reconnaissance qu’elle mérite dans son pays d’origine ou sur la scène d’un circuit international.
En France, où l’absence d’acteurs et de cinéastes Noirs est palpable, devant et derrière le grand écran, ce qui révèle un panorama sans équivoque d’un secteur où la hiérarchie raciale est dominante. Ses luttes constantes pour exercer son métier dans l’industrie cinématographique sont le reflet indéniable, d’un contexte que l’on retrouve dans tous les pays occidentaux, à l’égard de la femme Noire naviguant dans un environnement féroce, patriarcal, artistique et élitiste, devant se conformer à être l’exception qui confirme la règle.

Elle a toujours été à l’avant-garde, donnant vie à l’expérience Noire dans le cinéma français à travers ses longs métrages, centrant son travail sur la justice sociale, contre l’apartheid allant jusqu’à risquer sa propre vie et réinventant le récit de la Négritude sur les écrans du monde entier et dans le contexte français exposant les conséquences d’un héritage post-colonial.
Elle a été la première de sa catégorie en tant que Femme Noire réalisatrice, une précurseuse depuis le début de sa carrière dans tous les domaines, d’une nouvelle vague de réalisatrices internationales et contemporaines.
Une idéaliste en quête constante d’évolution, luttant contre le système depuis son entrée dans l’industrie audiovisuelle, l’ambition d’une vie devenue mission.

Fille d’un père féministe, ses convictions et son talent ont été soutenus dès leurs débuts, grâce à un père de 6 enfants fier de son état, encourageant sa curiosité, ses dons d’écrire et l’exploration de son potentiel créatif.
À 13 ans, elle reçoit le roman de Joseph Zobel « La Rue Cases Nègres » en cadeau offert par sa mère.
“J’ai eu un choc culturel, car à l’école, nous ne parlions jamais de notre culture”, se souvient-elle.
Son père a défendu son désir de devenir cinéaste, affirmant que la Martinique n’en avait aucun et qu’elle pourrait devenir la première, dans une attitude très progressive qui n’était pas très commune à l’époque.

Elle quitte la Martinique pour Paris en 1975, elle obtient une maîtrise en littérature française et théâtre de la Sorbonne, un D.E.A. en art et archéologie et est diplômée de la célèbre école de cinéma Louis Lumière ou elle se spécialise en tant que directeur de la photographie.
Elle a appris la réalisation en ayant suffisamment les pieds sur terre, sachant qui elle était et d’où elle vient.

Elle supportait à peine à l’époque les rares représentations de personnages Noirs à l’écran, car ils étaient réduits à des corps Noirs, dénigrés, ridiculisés et déshumanisés. Très contrariée se confiant à sa famille, sa grand-mère lui dit qu’elle disposait de 5 minutes pour se plaindre, d’une seconde pour agir, alors que ferait-elle pour y remédier.
Son père spirituel Aimé Césaire, qui l’appelait son petit guerrier, a également contribué à canaliser sa frustration et sa colère pour les transformer en autre chose. Il fût l’un des fondateurs du mouvement de la Négritude, accompagné de Léopold Sedar Senghor et Leon Damas. Au cœur de ce mouvement intellectuel, la conviction était :
“Je suis Nègre, donc j’existe.”

Par l’intermédiaire d’une amie d’enfance toujours en Martinique, elle rencontre et crée des liens avec François Truffaut, qui lit son scénario. Le légendaire réalisateur de la nouvelle vague, scénariste, producteur, acteur et critique de cinéma devient son mentor. Accompagnée par ces encouragements Euzhan Palcy réalise son premier long métrage à Paris en 1983 à l’âge de 25 ans.
Il devient le premier film sur l’histoire des Antilles françaises.
Après avoir observé les débuts impressionnants de Palcy, Robert Redford la choisit pour aller au laboratoire des directeurs du Sundance festival en 1984, devenant ainsi son parrain Américain.
Maya Angelou est devenue une grande figure dans sa vie également, une marraine après son arrivée à Hollywood. L’une de ses affirmations fortes, pleine de sens qui l’a marqué :
“Il n’y a pas de plus grande agonie que de porter en soi un récit jamais dévoilé”,
à laquelle elle ajoutait :
“J’ai appris que les gens vont oublier ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.”
La grande écrivaine qu’était M. Angelou lui fit prendre conscience de l’importance de sa lutte, qu’elle devait continuer à se battre et que sa colère était son carburant, que cette énergie devait être transformée en une impulsion créatrice, pour la transcender à travers son travail.

Euzhan Palcy savait que pour son prochain projet, elle voulait faire un film sur l’Afrique du Sud, afin de donner la parole aux opprimés depuis le point de vue de la population Noire.
Après la rencontre avec une productrice de chez Warner Brothers en 1986, la réalisatrice s’efforce de transformer le roman anti-apartheid d’André Brink «Une Saison Blanche Et Sèche» en thriller politique.
Le projet est abandonné par Warner Bros, car il est accueilli comme un déjà-vu, une deuxième proposition sur le sujet, deux ans après la sortie de «Cry Freedom», mais le projet est récupéré et pris en charge par le studio MGM.

Alors qu’elle expliquait ses motivations pour choisir cette thématique, la cinéaste raconte qu’elle s’est rendue en Afrique du Sud pendant que la lutte et la résistance étaient toujours très rudes, afin de sensibiliser le public aux injustices sociales dans le pays, et remettre en question le système et contexte politique, et elle a finalement admis “qu’elle aurait pu mourir 20 fois”, à la recherche de la vérité.
Elle était si passionnée par la création d’un récit rigoureux, relatant la réalité de l’apartheid, qu’elle a risqué sa vie pour entrer clandestinement en Afrique du Sud. Elle s’est rendue dans le pays africain, défiant la section de police spéciale du régime avec l’aide du Dr Nthato Motlana, médecin personnel et ami de Nelson Mandela, qui l’a introduite frauduleusement dans Soweto. Le docteur Motlana l’a présentée aux habitants du township de Soweto, tandis qu’elle trompait les services secrets en se faisant passer pour un artiste interprète, pendant ce temps elle menait une investigation sur les émeutes.
Elle a reçu des menaces de mort régulières de la part de partisans de l’apartheid, enragés par ce puissant témoignage sur la résistance contre la ségrégation raciale.

Euzhan Palcy marque de nouveau incroyablement l’histoire, devenant ainsi la première cinéaste de son genre, allant contre vents et marées pour diriger un film hollywoodien produit par un grand studio, devenant la seule femme à avoir réussi à réaliser un film anti-apartheid en plein régime ségrégationniste et étant Noire de surcroît.
Ce long métrage d’exception a un casting impressionnant avec Donald Sutherland, Susan Sarandon, Marlon Brando et l’acteur Sud-Africain Zakes Mokae.
Marlon Brando a été tellement touché par ce projet et son engagement pour le changement social, contre les injustices et le racisme d’état, qu’il est sorti d’une retraite auto-imposée acceptant de faire le film, travaillant à l’échelle syndicale, pour une misère comparée à son tarif habituel.
L’histoire est basée sur les mouvements sociaux d’Afrique du Sud et les émeutes de Soweto, redonnant humanité à la population Noire opprimée et traduisant l’impact réel de la politique de l’apartheid.
Elle a convaincu le studio d’embaucher un casting Noir sud-africain plutôt que des acteurs Afro-Américains réputés.
Une grande partie du film a été tournée à Harare, au Zimbabwe ; la plupart des policiers Blancs du film étaient des exilés politiques Sud-Africains.
Elle a à elle seule, révolutionné le secteur cette fois, entrant dans l’histoire à Hollywood. Plus tard, elle a dit à propos de MGM :
“Ils m’ont accordé tout ce que je demandais… Je n’oublierai jamais cela.”

Euzhan Palcy a été récompensée pour son excellente contribution à la lutte pour la libération en exposant de l’intérieur les injustices sociales sud-africaines, en aidant la révolution contre l’apartheid à apparaître dans un contexte global et sous la surveillance internationale. La projection du film a été interdite en Afrique du Sud alors qu’il exposait le régime oppressif du pays à l’échelle mondiale.
« Une Saison Blanche et Sèche » est le dernier film contre l’apartheid, le coup de grâce avant la libération de Nelson Mandela en 1990.
La performance de Marlon Brando dans le film lui a valu une nomination aux Oscars, aux Golden Globes et au BAFTA pour le meilleur second rôle. Il a finalement reçu le prix du meilleur acteur au Festival du Film de Tokyo en 1989.
E. Palcy a reçu l’Orson Welles Award à Los Angeles pour son œuvre cinématographique exceptionnelle.
Une interview avec le nouveau président élu, Nelson Mandela lui a été accordée en mai 1995. En 2015, elle a reçu le Sabela International Recognition Award en Afrique du Sud.

La réalisatrice a donné une tournure plus amusante et plus vivante à sa narration et au récit Martiniquais avec « Siméon » en 1992, un conte de fée musical situé entre la Caraïbe et Paris, avec Kassav, les pères fondateurs du Zouk. Créant un genre musical caribéen, innovant encore une fois techniquement, cette production devenant le premier film français à avoir des effets spéciaux CGI. Le film a remporté le Silver Raven Award au Festival international du film fantastique de Bruxelles et le prix du public à Philadelphie.

Elle a ensuite travaillé sur une trilogie biographique documentaire en hommage à « Aimé Césaire, Une Voix Pour l’Histoire » en 1994, faisant le portrait du philosophe, du poète, dramaturge et homme politique, accompagné pour l’occasion une critique très dure du colonialisme français. Devenu œuvre de référence, ce documentaire a reçu de nombreux prix et a été salué par la critique internationale.

Certaines de ses dernières œuvres incluent un conte réel, réalisé pour ABC Studios, « Ruby Bridges » en 1998. Une histoire fascinante sur une jeune fille de la Nouvelle-Orléans qui fut la première à intégrer le système scolaire public dans une Amérique ségrégationniste.
Elle a ensuite réalisé « The Killing Yard » en 2001, un drame basé sur les événements entourant le soulèvement de la prison d’Attica en 1971, qui a eu un impact indélébile sur le système pénitentiaire et le processus de judiciaire aux États Unis. Le film a reçu le Silver Gavel Award de l’American Bar Association pour le Meilleur film sur la justice.

En 2006, elle a réalisé un autre documentaire, « Parcours De Dissidents » narré par Gérard Depardieu, s’éloignant de plus en plus du cinéma grand public. Elle a révélé grâce à ce documentaire qui sert de témoignage historique, le rôle important joué par 5000 combattants Antillais à peine sortis de la puberté, pendant la seconde guerre mondiale. Un mouvement d’opposition Antillais presque oublié, répondant à l’appel du général de Gaulle contre le régime de Vichy. Un document qui dévoile une partie de l’histoire des Noirs de France, jamais racontée ni reconnue, où des sujets colonisés risquaient leurs vies pour une liberté qui n’était pas la leur.

« Les Mariées de l’Île Bourbon » en 2007 est une aventure historique du XVIIe siècle où trois femmes survivent à la traversée en bateau de la France à la Réunion, un autre territoire d’Outre-Mer Français, où elles sont victimes du mariage forcé, dans le contexte colonialiste où l’amour est interdit entre colonisateur et colonisé.

En 2011, elle produit un court métrage «Molly» présenté au Festival de Cannes, sur la jeune cinéaste handicapée sénégalaise Molly Kane. C’était une autre façon de montrer son soutien à la jeune génération et son engagement humanitaire reconnu.

Aujourd’hui, Euzhan Palcy a toujours cette envie ardente d’en faire plus, la flamme ne s’est pas éteinte. Elle admet n’avoir pu tout réaliser, étant tellement acharnée à faire à sa manière, s’installant dans une position à contre-courant à Hollywood, allant même jusqu’à refuser une proposition de film de Spielberg.
Elle a dû s’exiler un temps ainsi que son talent pour se libérer de la contrainte du racisme institutionnalisé en France, mais pendant très longtemps, les studios Américains n’ont pas suivi sa vision, où l’intrigue et les personnages étaient Noirs.
À l’époque on lui commentait que sa caractérisation de la condition Noire telle qu’elle avait comprise et voulait l’exprimer, n’était ni commercial ni rentable à Hollywood.
Elle estime avoir dû payer le prix fort pour ouvrir la voie à une nouvelle génération. Des réalisatrices comme Ava DuVernay ou Shonda Rhimes l’a citent aujourd’hui comme source d’inspiration.

Sa persistance à refuser d’exposer la narrative d’un contexte occidental représenté par des personnages Blancs, rejetant proposition après proposition, a été une constante dans sa carrière, car elle ne voulait pas prendre part à la négation de l’expérience Noire, compromettant ses convictions pour faire partie de l’industrie cinématographique.
Elle n’a aucun doute sur les qualités qui lui attribuent son caractère unique, elle cite sa résilience et son authenticité, car elle ne compromettrait jamais son intégrité et son travail.
Elle est définitivement ouverte au monde, aux idées nouvelles et différentes, mais ne laisse personne ni quoi que ce soit changer son essence première.
Le cinéma tel qu’elle le voit peut être un outil très puissant pour détruire ou au contraire ennoblir, ce qui l’intéresse le plus du 7ème art, c’est qu’il est un moyen qui permet l’émancipation, l’évolution, le développement artistique par l’exploration et la découverte.

Aujourd’hui, la narration visuelle a changé, grâce aux nouvelles technologies et aux téléphones portables. Il n’y a plus besoin d’aller chercher des fonds, avec imagination et compétences et la diffusion constante par les réseaux sociaux, l’impact et le suivi sont immédiats. C’est par ce biais que l’industrie trouve maintenant de nouveaux talents pour financer a posteriori leurs projets et carrières.
Cependant, l’envers de la médaille de ce nouveau phénomène, fait que lorsqu’on se transforme du jour au lendemain en artiste ou on se proclame soi-même réalisateur, c’est la disparition de la génération précédente qui s’ensuit, la valeur de leur travail et le combat qu’ils ont engagé.
L’industrie est également tombée dans le piège de l’âgisme, oubliant les pionniers d’hier, elle se perpétue dans une certaine ignorance et manque de respect pour ceux qui ont rendu tout cela possible, ceux qui ont dû saigner pour que le miracle se produise.

E. Palcy encourage les jeunes d’aujourd’hui à capturer à travers leurs objectifs leurs parents, leurs grands-parents et la génération précédente, pour apprendre depuis la source et de leurs expériences, pour comprendre leur culture, leur identité et leur histoire.
Elle a ce conseil à offrir à la jeune génération, qui est de représenter son propre peuple, de créer son propre imaginaire collectif, sa propre culture contemporaine et ses propres histoires, de ne pas céder aux agendas des autres, de ne pas se vendre pour des raisons commerciales, de ne pas signer ses droits de représentativité aux autres.
Elle souhaite que cette génération soit consciente de l’appropriation culturelle qui constitue le danger d’une histoire unique, racontée par des personnes étrangères à l’identité et à la culture décrites, pour être consommées ou assimilées ; transformant la perception de la réalité en une version surréaliste, loin de la richesse de l’authenticité des sujets réels concernés.

Pour conclure, ce qui commençait comme une note critique de la part de quelqu’un qui n’est pas journaliste, je suis plutôt satisfaite de ce parcours incroyable à travers l’œuvre acclamée, à travers l’hommage ressenti d’une légende vivante depuis ma petite fenêtre.
Je dirai sans l’ombre d’un doute que notre mémoire collective et notre histoire passée ne peuvent en aucun cas se perdre et s’oublier aussi facilement, car c’est nier tant de grandeur, de talent et de résilience.

Vous penserez peut-être que je suis un peu têtue, mais puis-je également insister, pour terminer, sur le fait que Euzhan Palcy a reçu un hommage du Festival de Cannes en 2011 et que « Siméon » filmé en 1992, faisait partie de la sélection officielle classique de Cannes en 2013.

Sources:

https://www.euzhanpalcy.net/about

All right reserved © 2018-2019 Afronomadness Collective
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on tumblr
Share on linkedin
Share on vk
Share on skype
Share on email